El Taller De Miguel Angel

Mostrando entradas con la etiqueta arte. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta arte. Mostrar todas las entradas

miércoles, 28 de octubre de 2015

Como elaborar una catrina decorativa con papel crepé

Hola amigos, en esta ocasión lo que les presentaré es algo especial. Quizás muchos pensarán que todo indica que me estoy desviando de la línea de este blog, pues al parecer, el hacer una catrina de papel es una manualidad propia de las amas  de casa, sin embargo les diré a manera de justificación que en la elaboración de esta bella pieza de papel, hay todo un concepto gráfico, muy tradicional lleno de estética y color, sin exagerar estamos hablando de arte en papel. Además, este personaje, junto con las calaveritas y las ofrendas son parte fundamental del simbolismo propio de la fiesta del día de muertos que para aquellos que no son mexicanos y tal ves no lo saben, intenta decirnos con todas estas manifestaciones que la muerte no es dolor sino un evento natural digno de celebración.


Son dos videos de aproximadamente 10 minutos cada uno de ellos, en donde nuestra talentosa artista Mony Monadas, elabora paso a paso y pacientemente esta bonita catrina de papel. Por cierto, aprovecho para agradecerle su valiosa colaboración.

Estoy seguro de que les gustará, y si deciden realizar su propia catrina de verdad que me llenará de satisfacción saberlo. Gracias y comparto.



domingo, 12 de abril de 2015

Cómo pintar un paisaje al óleo ( trabajo en clase) 2

Hola amigo artista, antes de continuar con este tutorial sobre como pintar un paisaje al óleo basándonos en el ejercicio en clase, permíteme recordarte que en la entrada (1) expliqué que debíamos iniciar con una serie de bocetos al carboncillo y al tamaño para estudiar formas y tonos, esto con el fin de irnos familiarizando con el tema. Ahora, en esta segunda entrada sobre el particular entraremos de lleno a ver como mis alumnos resolvieron el resto de la pintura, así que prepárate para que si es tu deseo puedas también, al igual que ellos pintar esta escena de árboles con lago al óleo.

Una ves que los alumnos ensayaron su modelo y ya muy familiarizados con las formas
les indiqué que dibujaran con el carboncillo su sketch en la tela. Les pedí que solo dibujaran razgos generales, tales como los troncos de los árboles, el lago y algunos trazos que sugirieran el pasto y las nubes. Aquí  podemos ver como Estelita está muy concentrada  haciéndolo y ciertamente muy bien.



Que colores vamos a utilizar?


Empezamos armando dos paletas de color, una fría y una cálida, porque en éste como en casi cualquier cuadro a color, siempre tendremos dos cualidades cromáticas perfectamente definidas, una cálida y otra fría. 

Elegiremos los colores para cada paleta que nos permitan aproximarnos lo más que se pueda a la gama cromática del modelo.  Esta elección requiere cierta experiencia
por lo que en este caso y para facilitarles el trabajo, ayudé a mis alumnos a seleccionar los suyos.

Las paletas se compondrán de los siguientes colores:

Paleta fría: (Azul cobalto, sombra tostada, blanco y negro).
Paleta cálida: (Azul cobalto, nuevamente, amarillo medio, siena tostada, laca naranja 
y blanco).

Colores extras de refuerzo: sirven para intensificar el matiz de un color o para generar una tendencia cromática. Ya veremos mas adelante cuando y como entran en acción. Estos serán el verde viridian, el violeta y el azul cerúleo.   

Ahora bien, el verdadero desafío consiste en como utilizaremos ambas paletas. La clave está en que a partir de la mezcla calculada de todos los colores de cada paleta, podamos conseguir todo el abanico de color del modelo, combinándolos en diferentes
proporciones. Nunca deberás combinar los colores de una paleta con la otra pues esto afectaría la temperatura de color gravemente.

Considerando esto te diré que en casi todos los casos en que tengas que preparar un color, el que sea, te recomiendo utilizar todos los de tu paleta, de este modo tus colores siempre estarán en armonía cromática, por ejemplo: si tu intención es componer un verde cálido para el follaje,  y los colores de tu paleta cálida son rojo, naranja, amarillo y verde, tu verde deberá contener como base, obviamente, el verde pero también algo de rojo, amarillo y naranja;  el verde resultante será quizá algo terrozo, pero armónico finalmente.

Ambas paletas se complementarán pero siempre procuraremos trabajarlas en recipientes separados, a fin de evitar mezclas erróneas de colores, ( ve la foto), que se pueden generar por contaminación de pinturas volviendo inservibles nuestras mezclas. Un ejemplo sería que por error se contaminara un color cálido con el sombra tostada o el negro de la paleta fría, porque estos colores promueven oscuridad y regularmente los colores cálidos no son tan oscuros.


Nota. Muy rara ves el negro se aplica directo, por lo general para lograr oscuridades densas se mezcla con sombras o con azules.

                                                    Paso 1. El manchado 



El método para pintar consiste en aplicar la pintura en capas, ( capas frescas aplicadas sobre capas secas), empezando con una primera capa de manchas amplias que tengan solo la intención de cubrir la tela en su totalidad con colores aproximados a los finales
tanto en matiz como en tono. 

Notas: Prepara tus colores rebajándolos con suficiente aceite de linaza para que la pintura se pueda expandir con cierta agilidad y se puedan cubrir amplias zonas del cuadro de una sola pincelada. Ten a la mano papel de baño para limpiar tus pinceles con regularidad y  trabaja con un pincel plano de cerda dura para óleo del numero 18.

Al manchar no deberás detenerte en las sutiles variaciones de matiz y tono que puedas apreciar por ahí, como por ejemplo ese ligero tono violeta que se ve por aca, o ese extraño verdecito mas claro que se aprecia por allá, o tal ves ese azulito muy raro que no entiendo como se lograría, por acullá. Por favor, insisto, esas variaciones ignóralas por el momento, mancha, mancha todo de una ves. Insistir en resolver el cuadro de una sola ves
puede llevarte a la frustración más rápido de lo que te imaginas, por eso te recomiendo seguir al pie de la letra los pasos, tal y como lo hicieron mis alumnos. Lo más recomendable es que este primer paso lo resuelvas en una sesión, posteriormente se irán agregando capas nuevas cada ves mas ajustadas al resultado final. 


Iniciaremos con las zonas frías. que son las sombras y luces del lago y el cielo. Mezclando azul cobalto y sombra tostada buscaremos conseguir un café muy oscuro con el que mancharemos las sombras en el lago y de una ves las partes más oscuras de los árboles.



Luego pintaremos el cielo y la parte clara del lago; en ambos casos tenemos azules claros pero...ATENCIÓN!!! mira como estos son diferentes, por ello es muy importante que sigas al pie de la letra esta secuencia: empieza por el cielo, componiendo el azul con una mezcla de azul cobalto con blanco, cuidando de no contaminar esta mezcla con el sombra tostada; una vez lo hayas pintado agrega, ahora sí, pequeñas cantidades, mínimas creo yo de sombra tostada para que ese mismo azul ahora se torne algo grisáceo, y con este pinta la zona clara del lago.Se ven distintos, verdad?, Insisto, no te preocupes mucho por las sutiles variaciones de colores tanto en el cielo como en el lago. Solo preocupate por cubrir el área, en un paso posterior los matizaremos aproximándonos al modelo, Ok.?

Trabajando ahora con la paleta de colores cálidos.






Paleta cálida: Azul cobalto, nuevamente, amarillo medio, siena tostada, 
laca naranja y blanco.






Con esta paleta ( cálida) cubriremos el resto de la tela, y así acompletamos el primer paso. Los colores, como ya dijimos se colocarán en recipiente aparte, separados de los de la paleta fría, para evitar contaminaciones. 

Recuerda, el órden es muy importante, tanto en el proceso como en el manejo de los materiales.



Con el siena tostada, el amarillo medio y  blanco preparamos un color ladrillo algo terroso, rojizo y pasteloso con el que pintaremos las partes del pasto que tienen una coloración mas o menos así, (segun el modelo), tal y como lo está haciendo aquí el buen Andrés.


Una ves hayamos manchado esas zonas, a este mismo color le agregaremos algo de azul cobalto  y amarillo medio para volverlo verdoso y con este nuevo color cubriremos más áreas de pasto que en el modelo se aprecien así, verdosas. 


Y así, sobre esta dinámica de preparación de colores, iremos avanzando nuestro manchado, agregando más azul, restando siena, subiéndole al amarillo, agregando un poco más de blanco o un poco de laca naranja, etc., vamos obteniendo nuevos y variados colores sin salirnos del esquema de armonía cromática.

Podemos, por ejemplo preparar naranjas terrosos, verdes azulados, algunos mas oscuros, otros más claros o incluso mas amarillentos, según lo dicte el modelo y los aplicamos hasta cubrir el área  en su totalidad, incluyendo ya un esbozo de las hojas de los árboles.




Nota; a manera de recordatorio, los troncos de los árboles,  el lago y el cielo se pintan solo con la paleta fría , así que no los debes trabajar con los colores de esta paleta.
Insisto también en que no pretendas aun lograr colores finales, estamos aproximandonos, y aun falta. chécate en estas fotos como justamente aunque se aprecia el cuadro aparentemente muy avanzado, aun carece de detalles.

Todos mis entusiastas alumnos manchando sus telas con ahínco.
Asi debe quedar el cuadro una vez finalizado
el manchado general.
Finalizando la sesión el cuadro debe quedar mas o menos así. 
Recomendación: Deja secar tu cuadro unos dos días antes de seguir aplicando más pintura.


Entonando y armonizando los colores

Matizando una zona en colores paja,
Unos más claros y otros más oscuros.

Una ves haya secado completamente el cuadro daremos inicio a la armonización de los colores, detallando al mismo tiempo las formas; para ello emplearemos nuestras dos paletas que ya definimos al principio solo que ahora añadiremos los colores extras para matizar y embellecer nuestra obra.

Así que empezando con la paleta cálida, ( siena natural, amarillo medio, laca naranja, azul cobalto y blanco), prepararemos colores, según se aproximen a los del modelo, tal
y como ya lo hicimos en la sesión anterior, solo que ahora si con mayor cuidado y buscando aproximarnos mas a los detalles y colores.





Nota: Esta vez usaremos muy poco aceite de linaza, pues se requiere que la pintura tenga una consistencia más pastosa para que sea mas manejable y mas cubriente en áreas pequeñas.Podemos pintar flores, hojas de los árboles, pasto crecido, por aca 
o por allá, etc. 


Y, Atención!!! en aquellas zonas en donde percibas violetas, o verdes mas intensos o diferentes añade a tus mezclas algo de violeta o verde viridian segun sea el caso.





En el caso del cielo necesitaras añadirle a tu mezcla de azul cobalto y blanco un poco del azul cerúleo ( de los colores extras) para darle mas viveza en esas zonas donde se vea así, pero no lo apliques directo, solo matiza.

Siguiendo al pie de la letra estas recomendaciones podrás obtener sin problema esos colores rojizos, colores paja, verdes, etc. sin agregar ningún color extra más.

Nota: Interrumpe eventualmente tu sesión y deja secar y descansar tu cuadro. Vuelve al otro día quizas a darle más avance. esta dinámica de trabajo de varias sesiones, ayuda mucho a mantener fresca tu mente pues es muy común que nos saturemos de información visual que nos nubla a veces la objetividad. 


Obra terminada de Rosy.
Y Listo!!!, finalmente te presento el cuadro terminado, que en este caso se trata
de la obra de Rosy. Todos los trabajos estuvieron excelentes solo que elegí el de Rosy porque fue la primera que corrió a enmarcarlo, y como podrás apreciar le quedo muy bien.

Espero te haya gustado mi tutorial y sobre todo que haya logrado inspirarte  para
pintar, sino este tal vez algún otro tema,me dará de verdad mucho gusto. 

No dejes de compartirlo y por supuesto dejo abierta mi invitación para que de vez en cuando visites mi blog. Te dejo mi frase de siempre...

"El miedo al fracaso es el peor enemigo del artista. Enfréntalo y explota tu talento"

martes, 27 de enero de 2015

Emerick, el Nuevo talento del dibujo

Hola amigos, quiero presentarles algo del trabajo de Emerick, un talentoso artista joven quién hace unos dibujos verdaderamente buenos, como este genial dibujo del famoso personaje del anime. 


 Como dibujar a pikachu

ó este otro del perro chop:


 COMO DIBUJAR AL PERRO CHOP

Vale la pena ver como trabaja, por ello les comparto unos videos que él ha subido a 
youtube. Denle clic a la imagen o sigan el link debajo.

Como dibujar  a Pikachu...Por Emerick
Como dibujar al perro chop..Por Emerick

sábado, 20 de septiembre de 2014

Cómo pintar un paisaje al óleo (Trabajo en Clase) 1


Que tal amigo y colega artista. Me es grato presentarte este catálogo fotográfico del trabajo en clase, en el que, verás como mis alumnos consentidos se enfrentaron al reto de pintar este bonito paisaje con lago. Paso a paso los fui guiando y ahora te comparto esa enseñanza. Estoy seguro que te será de gran utilidad si es que estás con la intención de lanzarte a pintar un paisaje. Adelante; estás en tu salón de clase.

Este es el paisaje que pintamos


Bocetaje al carboncillo ( previo)
Antes que nada, les pedí a mis alumnos que hicieran un boceto a carbón sobre su papel revolución; y grande; esto con la finalidad de que se familiarizaran con las líneas, objetos, formas, luces y sombras en general y así, a la hora de pintar ya tuvieran una noción más clara de cómo iban a manejar el color.

Aquí tenemos a Zita muy concentrada realizando su boceto.

 Les presento a Consuelo. Una alumna muy aplicada quien ya empezó con entusiasmo a pintar su obra.

Fondeando el lienzo de Rosy

Cuando solicité a mis alumnos que llevaran sus lienzos al taller para empezar a pintar Rosy me comentó que tenía una tela ya pintada pero que no le gustaba y me preguntó que si la podría utilizar de nuevo para hacer nuestro ejercicio del paisaje. Yo le dije que claro que se podía. solo era cuestión de fondear con óleo en un tono oscuro y de manera uniforme  para que una vez seco se pudiera pintar sin problemas. El óleo es un medio bastante opaco que permite según se le de la pastosidad adecuada recibir capas de pintura encima sin afectar los colores.
Le recomendé un fondo oscuro porque siempre será más fácil armonizar el cuadro partiendo de lo oscuro a lo claro que al revés, y el matiz que aplicamos fue un marrón logrado por la combinación de azul cobalto y rojo carmín.




Rosy quería fondear su lienzo ella sola, así que le pase el plato y el pincel
para que se divirtiera.



Así quedó la tela ya fondeada. Ahora solo habría que esperar a que secara para así comenzar a pintar el paisaje sobre este fondo marrón. Les comento que solo en dos casos tuvimos que fondear, debido igualmente al mismo problema, ( un cuadro ya pintado que las alumnas querían reutilizar. Curiosamente eran tocayas, Rosy y Rosy). Bueno, en los demás casos pintaríamos directamente sobre la tela blanca.

Preparando telas
 Una ves que hubieron hecho sus bocetos al carbón , mis alumnos se alistaron
para empezar a pintar.
Fue interesante saber que ellos mismos hicieron sus telas, ya que tienen taller de carpintería y cuentan con el equipo para hacerlo. De hecho me comentaban que no fue difícil.

Cómo pintar un paisaje al óleo ( Trabajo en clase) 2

domingo, 17 de agosto de 2014

Dibujando con 4 lápices de colores


En la clase de dibujo realizamos este didáctico, divertido y artístico  ejercicio de dibujo a color. Dibujo que mis alumnos hicieron con tan solo cuatro lápices de colores. Se me ocurrió enseñárselos a raíz de que recientemente subí el  post en el que describí cómo es posible realizar un dibujo sumamente artístico con tan solo estos cuatro lápices. 

Más que agradarles les sorprendió a mis alumnos el resultado que obtuvieron. Estelita no podía creer que con tan solo 3 colores hubiese logrado tanto contraste y riqueza en el colorido. Pero eso era lo que yo buscaba, que comprobaran con su propia experiencia que si es posible lograrlo. A continuación te presento algunas de las obras.
Estos dos dibujos los realizó Zita con sus 4 colores. El de la derecha ya lo había hecho pero lo llevó a la clase para mostrármelo con el fin de que se lo evaluara, y pues luego de encontrarle algunas fallas le hizo varias correcciones. Y mira como le quedó al final. Excelente!.


 En esta foto podemos ver los materiales que Isabel usa para trabajar bien. Vemos un cutter con el cual sacamos punta a nuestros lápices y una brocha que sirve muy bien para "barrer" los borrados que ocasionalmente realizamos.




También podrás observar que dentro de su  caja de materiales tiene una cinta masking tape. Esta la utiliza para fijar sus dibujos a la mesa.



A propósito de la imagen anterior en donde Isabel nos muestra su cutter, se me ocurre mostrarte la manera en que debemos utilizarlo para sacarle punta a los lápices de colores. Como podrás ver, el lápiz debe sujetarse de tal manera que lo puedas ir girando. Con tu otra mano podrás irlo devastando mientras lo giras. Siempre dirigiéndolo hacia abajo.


Aquí vemos a Rosy analizando sus armonías de color que poco a poco va logrando
con sus lápices.

Después de un rato, Rosy queda más que sorprendida con el resultado. La riqueza de colores y armonía que logró entre ellos fue una tarea relativamente sencilla; simplemente hay que obedecer a la técnica, me comentó. Sus colores favoritos son los lilas y violetas, también me decía.

Este collie está quedando fabuloso. Checa como Estelita utilizó la cuadrícula para que su dibujo le quedara muy preciso. Esta la puedes usar pero solo en casos en que no desees esforzarte para copiar la imagen o cuando vayas a escalarlo a un tamaño muy grande. No recomiendo mucho sus uso si no es por algo así pero en este caso, lo que a Estelita y a mi nos interesaba era el color. Y vaya que aplicó bien la lección. solo observa su avance. La cuadrícula la puedes trazar en computadora e imprimirla en acetato transparente.


Mira como poco tiempo después Estelita levantó este dibujo. Sencillamente magnífico
le fue quedando. Recuerda, solo usó cuatro colores. Aquí los puedes ver, sobre su escritorio.


El faro que pintó Andrés posee una inconfundible frescura expresionista. Solo lograda
cuando el artista aplica su sensibilidad al máximo.


A Rosalía, al principio le estaba costando trabajo controlar esos lápices, parecían unos verdaderos necios; sin embargo, poco a poco fue domándolos hasta hacerlos lo suficientemente obedientes para lograr un gran resultado con esas flores.


Aquí te presento su trabajo. Que bien armonizó al final esos colores, y eso que aun le faltaba. De hecho en general todos los trabajos que te he presentado estaban aun en proceso, digamos que a un 50% de quedar terminados.


Y ya para cerrar este post, te presento esta toma abierta de todo mi grupo en plena
faena artística. Espero te hayan gustado sus trabajos tanto como a mí.
Hasta la próxima.

martes, 8 de julio de 2014

Pintando con lápices de colores


Ejercicio tomado del libro Así se Pinta Con Lápices de Colores, De J. M. Parramón

Pintando un cuadro con sólo tres colores y negro.
Vamos a pintar un paisaje con lápices de colores y solo usando nuestros 3 compañeros básicos ( primarios): el azul cielo, el magenta ( o púrpura) y el amarillo, más el negro.
Le iré guiando para que con estos colores que forman aparentemente una pobre paleta, pueda obtener una amplia gama de matices y tonalidades que verá que mágicamente serán suficientes para conseguir un cuadro lleno de colorido.

Muy bien, Dispóngase a trabajar con la fotografía a la vista, una buena hoja de cartulina gruesa para dibujo de grano fino, (que es ideal para pintar con los lápices de colores y que sea de mayor formato que la fotografía) y sus cuatro lápices a la mano.
 
¿Cómo están las puntas de sus lápices? ¿Medio afiladas?. Afile bien el azul porque vamos a hacer, en primer lugar, un dibujo lineal del modelo más o menos detallado, y necesitamos una buena punta capaz de precisar algunos detalles. Ah!, y no olvide situar una hoja blanca, de papel bond debajo de su mano para proteger su dibujo.
Fíjese en la imagen de abajo. Se trata de lo primero que tenemos que hacer para pintar nuestro paisaje: un dibujo lineal. La cuestión es dejar plasmadas las formas esenciales del modelo así como los más importantes detalles. Tratamos de conseguir las mejores proporciones y medidas hechas a ojo.


Trabaje presionando muy suavemente el lápiz por si tiene que borrar algo y cuando esté seguro de que todo está bien, repáselo con algo más de fuerza, aunque no mucha más. Dibujamos con lápiz azul. Se integra después perfectamente en el conjunto de colores. No use el lápiz grafito para este menester. Se conjuga peor con los lápices de color y además, puede ensuciar el papel. Observe que en esta primera fase yo he marcado, también, las principales zonas de sombra.

Si usted ve que este encajado le cuesta mucho trabajo y precisa borrar con frecuencia, le aconsejo que lo haga en un papel aparte, esta vez usando lápiz grafito y borrando todo cuanto necesite. Después pase este encaje al papel definitivo mediante el sistema de calco ( calque  su dibujo en un papel encerado o albanene, fijándolo con cinta masking tape, para luego cubrirlo de grafito por la parte de atrás. Una vez hecho esto fije el dibujo sobre su papel definitivo y repáselo con un bolígrafo rojo, cuidando de no marcar el papel. En un tutorial posterior describiré gráficamente y paso a paso como llevar  a cabo este procedimiento); continuemos.

2a etapa. Valoración general.

Salta a la vista lo que hemos hecho esta segunda etapa; llenar de color todas las zonas del paisaje, suavemente, mezclando ya colores. Se trata de tener a la vista una primera entonación del conjunto, para, a partir de ahí, comenzar a valorar con mayor precisión.
Para el cielo he utilizado el lápiz azul claro, sin más. Para la masa central del edificio, he mezclado ya los cuatro colores muy, muy suavemente: amarillo, luego rojo, un poco de azul (poquísimo). En las áreas de sombra intensa he añadido más púrpura y azul, así como negro, presionando algo más. En las hojas de los árboles, solo azul y amarillo.
Intente usted que cada parte del modelo le salga con los mismos tonos que ve en la ilustración. Para ello, ensaye las mezclas en otros papeles antes de decidirse a trabajar en el de verdad.
Vaya alternando los lápices (guardados en su mano izquierda), según las necesidades de cada momento: ahora el azul, ahora el púrpura, un poco más de negro aquí, algo de amarillo allá… Siempre atento al conjunto. La totalidad del dibujo debe mostrar, a través de todo el proceso, un equilibrio tonal bueno a cada instante. El gran maestro Degas decía que un cuadro debe irse pintando de tal manera que, en cualquier momento, se pueda abandonar sin que dé la impresión  de estar a medias.
Y mucha atención al trazo. Debe seguir unas direcciones regulares. Yo he aplicado en este cuadro un trazo constante, recto e inclinado. Esto es lo que quiero decirle. No se puede cambiar a capricho la dirección del trazo sin caer en el peligro de lo chapucero.

Estado 3 Modelado.


 

Si usted observa con atención la imagen que le presento ahora comparándola con la anterior comprenderá enseguida en que consiste exactamente el proceso de acabado paulatino del paisaje que tenemos entre manos, o sea, modelarlo. Sobre la base de color que hemos obtenido en el estado anterior, lo que tenemos que ir haciendo ahora es modelar poco a poco las formas que observamos en el modelo. Esto significa lo siguiente: lo que vemos en la fotografía son en realidad formas con volumen, que tenemos que representar en un papel plano. Eso se hace modelando. Es decir, sombreando. Las sombras es el medio que tenemos para dar la ilusión de tres dimensiones. En definitiva, se trata de oscurecer aquellas zonas del modelo que aparecen más en penumbra. En la práctica consiste en intensificar el color por medio de nuestros lápices.

Observe: la parte derecha de la torre y la parte derecha de la fachada frontal las he oscurecido, he dado más color, he intensificado la presión de los trazos. Las zonas de la izquierda, con más luz, apenas las he tocado. Siguen estando casi en el mismo estado que en la fase anterior. Esto es modelar. Y he comenzado a precisar más los detalles ( que son importantísimos para dar concisión y colorido al cuadro). Las bandas rojas, por ejemplo, de la especie de barandilla de la izquierda, o la farola, o los huecos de las ventanas.

Y he aplicado más color en las copas de los árboles. Fíjese en los trazos de las mismas. No siguen la dirección de los demás. Esto es válido. No solo porque la estructura de las copas tiene sus leyes propias. Se trata, también, de unos trazos sueltos y ágiles, en una zona concreta, que dinamizan el conjunto.


Estado 4, intermedio al estado final. Se parece mucho este avance al anterior pero aquí detallo más el proceso, y es intermedio porque nos enfilamos al acabado final.

Nos encontramos metidos en la misma faena: valorar, detallar, concretar.

Es el momento en que más febrilmente se trabaja. Se tienen delante el modelo y el cuadro; miramos a uno y a otro, advertimos, que aquí hay que intensificar un tono, que allí hay que precisar un detalle, intensificar un perfil, dar otra capa de azul sobre el cielo para que se destaque más la nube, etc.
Y siempre, desde el primer momento, trabajando de menos a más. Y con sumo cuidado.

Recuerde lo que dijimos páginas atrás: no podemos “pasarnos”. Si esto ocurre, sobre todo en un estado avanzado del trabajo, lo hemos estropeado todo, porque el lápiz de color tiene muy difícil rectificación. En este y la anterior lámina le muestro los tonos que van en cada zona del paisaje. Como puede comprobar, con los mismos colores se pueden obtener matices muy distintos debido a la proporción en que se  mezclen y la presión con que se apliquen. Es una cualidad del lápiz que también exige cierta finura de ejecución por parte de la mano. Y no olvide algo que es importante; es conveniente aplicar unos colores antes que otros al mezclar. Bien, estamos a punto de terminar.

El cuadro terminado


El cuadro está servido. O sea, acabado. Observe con atención esta última fase y compárela con la anterior. ¿Qué ha ocurrido?, Todo está mucho más definido y, si se fija bien, comprobará que casi todas las aportaciones nuevas se han hecho con los lápices azul y negro. Con ellos he definido perfiles, precisado detalles y oscurecido zonas de sombra ( por ejemplo, en las copas de los árboles). Y también, realmente, he dibujado: las rejas de la gran ventana central, las persianas de las ventanas pequeñas, detalles de la farola, algunos efectos lineales de los troncos de los árboles…Y fíjese en la fachada central y en la zona derecha de la torre. Todo está salpicado de pequeños trazos ágiles, directos, de direcciones distintas. Definen, de forma más o menos impresionista, las piedras con que está construido el edificio. Y vea también el marco blanco de la ventana. Apreciará una serie de trazos del mismo carácter (rápidos y sueltos) que me han servido para simular los pequeños mosaicos rojos o teselas que aparecen en el modelo.
En una palabra: en esta última fase he abandonado, como si dijéramos, el método clásico, para dejarme llevar un poco por un espíritu más libre y espontáneo, tocando aquí y allá con la punta del lápiz para concretar, mediante trazos directos, diversos detalles del cuadro. Un poco, como he dicho, a la manera impresionista. Es quizás la etapa más difícil para usted, si no tiene demasiada práctica en estos menesteres. Inténtelo, no obstante, incluso tratando de copiar los trazos que ve en mi trabajo. Y practique antes en otros papeles.

Bien, la obra está concluida. ¿Satisfecho?
Seguro que sí. Pues si está contento, haga lo que todos los artistas: fírmela.

Y ahora enmárquela, ¿no? Lo mejor es a la inglesa, como puede ver en el ejemplo que ve a continuación.



Luego la cuelga en el lugar que más le apetezca de su casa. ¡Ah! Y cuando le pregunten sus familiares o amigos que cómo lo hizo, usted, poniendo cara de no haber roto un palto en su vida, responda: - Bueno… No es nada… Lo pinté con tres lápices de colores…Eso es todo...



sábado, 28 de junio de 2014

Las Herramientas del Artista ( Y la importancia de conocerlas bien).


El pintor posimpresionista Vincent Van Gogh escribió: Hay leyes de proporciones, de luz y de sombra y de perspectiva que se deben conocer para poder pintar. Si no se posee este conocimiento, la lucha es siempre estéril y no se logra jamás parir. Aquí el genio holandés se refería a los principios básicos de la pintura y el dibujo. Pero lo mismo se puede decir si nos referimos al oficio, a la práctica, a la técnica. También hay unas leyes, también existe una forma- y no otra- de hacer las cosas, un trabajo “manual”, un dominio de las herramientas, que es preciso lograr si no queremos, en efecto, que la lucha sea estéril. Se trata, quizás, del aspecto más humilde del trabajo artístico. Pero imprescindible.

Extracto tomado del Libro “ Así se pinta con lápices de colores”, del afamado maestro divulgador José M. Parramón, de su colección Aprender Haciendo. 3ª Edición Julio 1990
 

domingo, 15 de junio de 2014

Dibujo de la mano ( En 5 pasos para principiantes )

Dibujar manos, cómo hay que reconocer es bastante complejo; existe toda una bibliografía de estudio dedicada a dibujarlas bien, sin embargo hay algunos trucos simples para principiantes que les pueden ayudar a familiarizarse con su forma, como este ejercicio que te presento a continuación.

Se basa en un pentágono como eje de construcción y cinco líneas verticales. Es muy ilustrativo porque siempre será relativamente fácil trazar esta figura geométrica y recordar que con ella se puede dibujar una mano.
Te invito colega  a que comiences a ensayar el dibujo de la mano y si ya estás avanzado muy bien te puede servir para repasar.
01. Empezamos dibujando el pentágono. Recuerda que sus 5 lados son todos iguales. No seas muy estricto con la exactitud, pero si trata de que te quede lo más parecido a este y por supuesto evita las reglas o escuadras para medir.

 









 







02. Partiendo de la mitad de la línea de la base trazamos las cinco líneas que corresponderán a los 5 dedos. No pierdas de vista las longitudes de cada línea y la separación que existe entre ellas, particularmente la que corresponde al dedo pulgar, que se localizará justo tocando el vértice derecho del pentágono y que se aprecia acusadamente separada de las demás.






03. En cada una de las líneas marca los segmentos de las falanges, que son tres para cada dedo, excepto el pulgar, que solo tiene dos (a). Y toma nota de lo siguiente: la longitud de las falanges de cada dedo es más o menos la misma, pero es obvio que esta varía entre los cinco dedos, siendo que en el meñique las falanges son las más cortas y en el medio son las más largas (b) y considera que se  puede trazar imaginariamente un círculo que toque aproximadamente todas las marcas divisorias de las falanges correspondientes (c). Recordar esto siempre te ayudará a dibujar mejor la mano de memoria.
 
04. Ahora vamos a darle cuerpo a este esqueleto de mano con la intención de cubrirlo como si se tratara de un forro. Previamente te recomiendo observar tu mano con detenimiento para entender mejor la forma. Utiliza en este paso figuras geométricas simples, (óvalos) pero ya con la idea de que serán dedos. Cómo recomendación extra, trata de que todos tus trazos sean ligeros, es decir no marques mucho con el lápiz porque la mayor parte de lo que hasta ahorita hemos dibujado se borrará. Ah, y procura utilizar un lápiz de dibujo suave; este puede ser un HB.

05. Cómo último paso y habiendo desdibujado en parte el esqueleto, puedes ya darle mejor definición y acabado a esta mano. Y Listo!, ya quedó.
Te aconsejo repetir este ejercicio varias veces como para memorizarlo y luego haz dibujos de otras manos que saques de revistas o en vivo de tus amigos y familiares. Complementa esta práctica con el estudio ya más profundo del dibujo de manos. En este blog tengo un tutorial muy bueno y mucho más completo al respecto; Cómo dibujar la mano. Chécalo y ensaya y ensaya. Además te comparto mi álbum en picasa de 52 extraordinarias láminas de dibujos de manos del maestro Emilio Freixas. Chécalas y definitivamente practícalas, son de lo mejor.  Láminas de manos.
 
Y bueno, solo me resta dejarte mi frase que suelo repetirle a mis alumnos;
 
“El miedo al fracaso es el peor enemigo del artista. Enfréntalo y explota tu talento”.

SUBSCRÍBETE Y RECIBE MIS ACTUALIZACIONES SOBRE DIBUJO Y PINTURA

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

sígueme por email

magicadss2